viralvisual

Luna roja se podrá observar en Ecuador

Posted on Actualizado enn

El Observatorio Astronómico de Quito comunica a la ciudadanía que entre la noche del domingo 27 de septiembre y la madrugada del lunes 28 de septiembre de 2015, tendrá lugar un eclipse total de Luna, siendo éste el último eclipse lunar de los cuatro que se presentaron entre los años 2014 y 2015.
Este evento astronómico sucede cuando entre el Sol y la Luna se interpone la Tierra, impidiendo de esta forma el paso de la luz solar, proyectándose una sombra que hace que la Luna se oscurezca, y en su punto máximo se torne de color rojizo.
 red-moon-rising-over-oxford
La hora de inicio del eclipse en Ecuador será a las 19:11 horas, empezando con la fase de penumbra, la misma que durará hasta las 20:07 horas, momento en el que empezará la etapa parcial del eclipse, es decir cuando únicamente una parte de la Luna entra en la región de la sombra terrestre. La fase de totalidad del eclipse empezará a las 21:11 horas, y su máximo se alcanzará a las 21:47 horas. La totalidad durará aproximadamente hasta las 22:24 horas. El eclipse en su etapa final de penumbra terminará a las 00:24 horas (28 de septiembre).
El Observatorio Astronómico ubicado en el parque La Alameda en Quito, abrirá sus puertas desde las 21:00 horas hasta las 23:00 horas para que el público interesado pueda observar este evento astronómico, empleando los distintos instrumentos disponibles.red-moon-
Anuncios

Un salto normal, por poco se transforma en una desgracia…

Vídeo Posted on

Un día normal de salto libre, de pronto se transformó en el inicio de una posible desgracia cuando el avión del que saltaron, por poco se impacta contra ellos.

La hélice corta su linea principal del paracaídas, pero afortunadamente el paracaídas de emergencia les salvó la vida.

Captura de pantalla 2015-02-10 a las 11.39.13

Una experiencia extremadamente emocionante y afortunada, apuesto a que no lo vuelve a intentar nunca más.

CATERHAM SE LANZA AL MUNDO DE LAS E-BIKES

Posted on Actualizado enn

CATERHAM:Carbon-Ebike-300x200

Caterham, conocido fabricante británico famoso por sus coches deportivos y por ser propietario de un equipo de F1, ha aprovechado al celebración de la EICMA en Milan (una de las ferias de las dos ruedas más importantes del mundo) para presentar su nueva división de vehículos de dos ruedas, entre las que se encontraban dos e-bikes con un aspecto nada convencional: la Caterham Classic E-Bike y la Caterham Carbon E-Bike.

Los dos modelos de e-bikes presentados por Caterham cuentan con dos lineas totalmente diferentes, la Classic que se inspira en las motos con aspecto retro y la Carbon, con un diseño de lineas futuristas y muy radical.

CATERHAM CLASSIC E-BIKE

Classic-Ebike-300x191 Classic-Ebike-300x191

Classic-Ebike-300x191

Con una estética completamente vintage que recuerda a una moto antigua, el modelo Classic cuenta con un motor eléctrico Panasonic con una potencia de 250 watios, colocado sobre un chasis de aluminio (difícilmente podemos llamar a semejante armatoste cuadro), que incorpora detalles decorativos como lo que parece ser un deposito de combustible que resulta ser un compartimento para trasladar nuestras cosas y que alberga la batería de 36 V.

Para la transmisión, en Caterham han optado por un buje Shimano Nexus de 3 marchas que permite alcanzar a la Classic E-Bike alcanzar velocidades de 40-80 km/h y que se puede manejar desde la pantalla LED situada en el manillar, que ademas ofrece información sobre la autonomía y modo de funcionamiento.

Parece que solo habrá una talla disponible, pero podremos variarla a través de las tres posiciones de las que dispone de sillín.

CATERHAM CARBON E-BIKE

Carbon-Ebike-300x200

CATERHAM:Carbon-Ebike-300x200

CATERHAM:Carbon-Ebike-300x200

La segunda e-bike que ha presentado Carteham es la Carbon, justo en la linea contraria de la Classic. Todo es innovación esta e-bike, desde los materiales hasta su diseño de lineas futuristas y agresivas.

Las monstruosas ruedas de 4,8″ dan vida al cuadro de fibra de carbono y aluminio de doble suspensión, cuyo brazo de suspensión trasero, que recuerda a una moto de cross, es gestionado por un amortiguador de los italianos de Marzocchi.

El motor es idéntico al de la Classic, pero en esta ocasión el Shimano Nexus es de 8 velocidades, y si decíamos que las ruedas eran monstruosas, el disco de freno delantero de Magura no se queda atrás.

La Caterham Carbon E-Bike también contará con pantalla LED, que al igual que en la Classic, mostrara datos sobre la autonomía, velocidad o marcha engranada.

Todavía no se conoce ni precio ni fecha de lanzamiento de ninguno de los dos modelos, pero es de suponer que baratas, lo que se dice baratas no van a ser.

Disfruta de los detalles de esta maravilla de la ingeniería en el siguiente video:

Los robots más impresionantes (Hasta el 2014)

Posted on

El 2014 termina y cada avance tecnológico es más sorprendente, le velocidad de un mundo computarizado va transformándose en un mundo robotizado.

En este video mostramos los robots más sorprendentes, imágenes como las de Terminator o I, Robot se me vienen a la mente y ya no suenan tan fantasiosas como lo eran antes.

Los 10 mejores planos secuencia de la historia del cine

Posted on Actualizado enn

planos-secuencia

Un plano secuencia es, en el cine, una técnica de planificación de rodaje que consiste en la realización de una toma sin cortes durante un tiempo bastante dilatado, pudiendo usar travellings y diferentes tamaños de planos y ángulos en el seguimiento de los personajes o en la exposición de un escenario. Se puede utilizar para un efecto dramático y narrativo si se hace correctamente, y en tomas en movimiento a menudo se logra mediante el uso de una plataforma rodante o una Steadicam.

A propósito de ello, hemos decidido realizar un top 10 con los mejores planos secuencia de la historia del cine. Una lista en la que aparecen nombres como Orson Wells, Martin Scorsese, Alfonso Cuarón o Quentin Tarantino es para considerarlo. Aun con todo, y como dice el popular dicho, “no son todos los que están, ni están todos los que son”, pero aquí están:

HIJOS DE LOS HOMBRES (2006)

Director: Alfonso Cuarón.

Cinco actores, un coche y una cámara en movimiento. El magistral plano secuencia del mexicano Alfonso Cuarón es un ejercicio de estilo cinematográfico excepcional. Unos movimientos de cámara horizontales y de 180 º, junto a numeroso grupo de extras que aparecen de repente en el bosque, componen una de las escenas de acción más intensas de las últimas décadas.

BOOGIE NIGHTS (1997)

Director: Paul Thomas Anderson.

En este plano secuencia, Paul Thomas Anderson nos presenta los alrededores del club nocturno con unos movimientos de cámara diagonales, seguido de un seguimiento con steadicam al cadillac que conduce Burt Reynolds, y una introducción en el ambiente, las fiestas y los bailes del club.

SED DE MAL (1958)

Director: Orson Wells.

Uno de los planos secuencia más famosos del cine a cargo del maestro Orson Wells. Un ejemplo de sincronización, tanto de actores y extras como de los automóviles que circulan por el pequeño barrio situado en la frontera entre México y Estados Unidos.

EXPIACIÓN, MÁS ALLÁ DE LA PASIÓN (2007)

Director: Joe Wright.

Joe Wright sigue a James McAvoy en otro ejemplo de coordinación y coreografía con elementos que incluyen disparos, pirotecnia, vehículos, efectos especiales, cantos y diálogos que funcionan y encajan a la perfección.

LA INVENCIÓN DE HUGO (2011)

Director: Martin Scorsese.

El plano secuencia que cierra La Invención de Hugo filmado por Scorsese. Movimientos de cámara perfectos y sincronización de actores todavía mejor. Este vídeo es un detrás de las cámaras realmente espectacular.

TOM YUN GOON (THE PROTECTOR) (2005)

Director: Prachya Pinkaew.

La película Tailandesa dirigida por Prachya Pinkaew contiene uno de los planos secuencia más espectaculares que se hayan visto. En concreto, esta pelea en un restaurante de varios pisos. Golpes, patadas, sillas voladoras…espectacular.

EL SECRETO DE TUS OJOS (2009)

Director: JUAN JOSÉ CAMPANELLA

Tardaron en rodarla tres días por la complejidad de su grabación. Recuerda que lo más complicado de todo fue tirarse desde una altura de cinco metros; con cameraman y todo. Estaba sujeto por varios operarios mediante un arnés y cuerdas, y estaba todo calculado al milímetro.

UNO DE LOS NUESTROS (1990)

Director: Martin Scorsese.

Scorsese filma con steadicam a Ray Liotta y Lorraine Bracco en su entrada al restaurante. Ambos personajes entran por la puerta trasera y recorren todo el local hasta llegar al escenario. Esto nos permite descubrir el interior del mismo (la cocina, los pasillos…) y el ambiente que se respira dentro.

KILL BILL VOL. 1 (2003)

Director: Quentin Tarantino.

Un travelling que comienza en la pista de baile y sigue a Uma Thurman hasta los lavabos del restaurante propiedad de O-Ren Ishii (Lucy Liu) con continuos movimientos de cámara horizontales y diagonales.

OLDBOY (2003)

Director: Park Chan-wook

Travelling lateral con la famosa escena del corredor en Oldboy. La escena de la pelea se rodó diecisiete veces durante tres días, y fue toma continua, sin ningún tipo de edición a excepción del cuchillo con el que es apuñalado en la espalda Oh Dae-su, que fueron imágenes generadas por ordenador.

Mención especial: EL ARCA RUSA (2002)

Director: Alexandr Sokurov.

Una mención especial merece El Arca Rusa por ser la primera película comercial sin editar rodada en una sola toma de 90 minutos con steadicam. Fue filmada el 23 de diciembre de 2001 en el Museo del Hermitage de San Petersburgo (Rusia).

Mención especial II: EL RESPLANDOR (1980)

Director: Stanley Kubrick.

No podía faltar en famoso plano de El Resplandor, filmado por Garret Brown, inventor de la steadicam. El plano secuencia sigue a Danny mientras recorre con su triciclo  los pasillos del Hotel Overlook.

¿Quién es el director de fotografía?

Posted on Actualizado enn

El concepto de director de fotografía se refiere a: la creación artística de imágenes para la puesta en escena de producciones cinematográficas, televisivas y de video; para la realización de películas, series, documentales e incluso spots publicitarios.

Dentro de la estructura del equipo de producción, el director de fotografía determina y supervisa los parámetros técnicos y artísticos para la toma de imágenes. En particular, la iluminación, la composición visual y los movimientos de cámara, pudiendo manejarla él mismo o el operador de cámara. El área de responsabilidad del director de fotografía abarca tanto el campo técnico como el artístico, y su labor consiste en crear la visualización cinematográfica en colaboración con el director.

Independientemente de que los trabajos del director de fotografía sean tomados en celuloide, cinta magnética, videodisco u otros sistemas de almacenamiento de imágenes, nos referiremos a ellos utilizando el término “cinematográfico“. Asimismo, cuando decimos “película” entendemos cualquier obra audiovisual, independientemente del soporte utilizado, duración y destino final.

Arte y técnica

La visualización cinematográfica es la parte de la actividad creativa en la que el director de fotografía ejerce una influencia importante. A pesar de su evidente carácter creativo, esta profesión se suele considerar básicamente técnica. Quizás esto fuese cierto en los comienzos de la industria, ya que “el hombre de la cámara”, constituía un verdadero espectáculo y su equipo, muchas veces fabricado por él mismo, era francamente dificil de manejar.

Actualmente, el equipo es sólo un punto de partida. El material es más fiable, con técnicos de cámara e iluminación que se encargan de su correcto funcionamiento. Hoy en día, el director de fotografía dispone de más posibilidades para expresarse artísticamente debido, sin duda, al gran avance de la tecnología, aunque de cualquier forma, siguen siendo necesarios los conocimientos técnicos para el trabajo con la cámara.

El director de fotografía ejerce con su trabajo una enorme influencia en el proceso creativo, donde existen determinadas áreas en las que se pone claramente de manifiesto criterio y responsabilidad. En el terreno de la creación artística, los límites de su actuación son difíciles de definir, ya que muchas veces su actividad se solapa con la dirección o con la dirección artística. La responsabilidad fundamental del director es la puesta en escena de la película, mientras que la del director de fotografía es la de colaborar en la planificación, composición de los diferentes encuadres y en la iluminación de cada plano. Si se establece una relación fluida, el director de fotografía influye determinantemente en la puesta en escena de la película, así como el director también influye en su visualización. De la colaboración entre ambos debe surgir un trabajo unificado e incluso una creación mutuamente inspirada.

Responsabilidades

El director de fotografía es la autoridad técnica antes de empezar a rodar. Sus decisiones, basadas en su intuición visual y su preparación conceptual se materializan de una forma real al rodar. Muchas veces, los esfuerzos creativos y técnicos de todo el equipo dependen de su buen hacer, siendo en ocasiones el responsable de las emociones que se producen en el espectador, al dirigir de una manera acertada el foco de atención, provocando sensaciones de alegría, miedo o suspenso. Por lo tanto, las decisiones tomadas por el director de fotografía pueden tener una influencia muy significativa en el éxito o fracaso de una película. La esfera de actuación del director de fotografía abarca todas las fases de la producción, desde la preparación y rodaje, hasta la finalización.

La preparación comienza normalmente varias semanas antes del rodaje. En ella se determinan los principios fundamentales de la estructura de la película y se toman decisiones sobre el equipo técnico y artístico. En este período, el guión se convierte en el principal punto de referencia para todos los miembros del equipo. Durante su desglose se van teniendo en cuenta los problemas a resolver, así como las diferentes técnicas a utilizar. Se mantienen numerosas conversaciones con el director sobre posibles cambios, conceptos dramáticos y de estilo, sugerencias sobre el reparto, etc. Mientras, con el departamento de producción se trabaja en el presupuesto, plan de trabajo, selección de los diferentes elementos técnicos, etc. Se estudian con el director artístico las diversas locaciones tanto exteriores como interiores, así como la realización técnica y artística de los decorados, teniendo en cuenta el tipo y emplazamiento de las fuentes de luz, además del concepto general del color. Con los estilistas y maquilladores se estudia el color del vestuario y los maquillajes más adecuados. En esta fase, el director, el director de fotografía, director artístico y productor estudian las diferentes posibilidades y hacen la selección final de las locaciones. También tienen lugar las primeras conversaciones sobre planificación. El director de fotografía comienza a trabajar en el concepto de la iluminación y determina la hora adecuada para el rodaje de cada secuencia en función de la posición del sol y otros condicionamientos. Se toman decisiones sobre las cámaras, tipo de película, material de iluminación y maquinista, además de seleccionar el laboratorio. Se ruedan pruebas de vestuario y maquillaje. Se comprueba el perfecto funcionamiento de la cámara, sometiendo a los objetivos a unos tests precisos para verificar su buen estado, comprobándose también la respuesta de las diferentes emulsiones en el laboratorio.

El rodaje es, sin duda, la fase decisiva en la producción de una película. La planificación de las secuencias exige un análisis concienzudo de los elementos dramáticos del guión para conseguir su adecuada utilización visual. El director y el director de fotografía estudian juntos la estructura de cada secuencia, decidiendo desde qué perspectiva la va a experimentar el espectador. Si será rodada en varios planos rápidos o por el contrario será resuelta con un lento movimiento a través del decorado. Si será contada en primeros planos o en planos generales… Del éxito de esta colaboración depende en gran manera la fluidez del rodaje. En esta fase se determinan los elementos esenciales que conformarán la película, como su duración, clima y ritmo. El director de fotografía tiene una gran influencia sobre el espectador y su respuesta emocional. Esta puede ser motivada por la elección de los diferentes objetivos, los movimientos de cámara o por medio de la angulación y altura de la cámara. La luz es responsabilidad total del director de fotografía y se considera habitualmente como su aportación más importante. La relación creativa de luces y sombras, teniendo en cuenta direcciones, tipos e intensidades de las fuentes luminosas, junto con el color, proporciona múltiples posibilidades creativas que afectan tanto a la atmósfera dramática, emocional y estética requerida por la secuencia, como al realce dramático de los actores y decorados. El efecto dramático y emocional de una imagen se puede alterar mediante la utilización de filtros y el tratamiento del color. Estos efectos se pueden conseguir filtrando la luz o usando filtros en la cámara. Antiguamente el trabajo de efectos especiales se hacía preferentemente en la cámara. Hoy en día, gracias a los espectaculares avances de la tecnología, la mayoría de los efectos se hacen en el proceso de postproducción. Asimismo, el director de fotografía debe asumir su parte de responsabilidad en que los costos de su departamento no excedan el presupuesto de forma imprevista.

La postproducción abarca las fases de montaje, realización de efectos especiales y sonorización. Durante este periodo la actuación del director de fotografía es sólo ocasional hasta que llegue el momento del tiraje de copias o la realización del telecine. Su labor puede incluir la supervisión del rodaje de efectos especiales o maquetas, a menudo rodadas por un segundo equipo. Antes del tiraje de las copias para las salas de exhibición, el director de fotografía debe ajustar el color y la luminosidad de cada uno de los planos para que el paso de uno a otro sea fluido, aunque en realidad hayan sido rodados en circunstancias muy diferentes. Es lo que llamamos etalonaje. Todavía en esta fase se pueden tomar algunas decisiones creativas variando los filtros de color y las intensidades de luz de la positivadora. En este punto termina el proceso de creatividad fotográfica de una producción. La última actuación del director de fotografía consiste en dar la aprobación final a las copias y al telecine de la obra realizada.

Aprendizaje

La mayoría han llegado a esta profesión tras un largo período de aprendizaje trabajando a las órdenes de otros que han sido sus maestros. Además de unos buenos conocimientos técnicos en el campo fotográfico, un director de fotografía debe desarrollar ampliamente el sentido de la vista, es decir “saber ver” de una manera especial y crítica. Una completa formación general, sobre todo en el campo pictórico y estilístico, le ayudará en la búsqueda de su propio estilo. Necesitará también cierta capacidad para soportar el stress físico y psicológico que generalmente acompaña a esta profesión. Como todo trabajo en equipo se necesita cierta destreza diplomática y habilidad para imponerse, además de aptitudes de organización. La formación de un director de fotografía no se termina nunca. Debe estar continuamente atento a las tendencias fotográficas siguiendo de cerca el trabajo de sus colegas y estudiando detalladamente las constantes innovaciones técnicas que se dan en el sector.

¿Qué es un film noir?

Posted on Actualizado enn

Gracias a Corinne y a su ensayo sobre el film noir, podemos entenderlo de manera clara:

“En varias ocasiones lo menciono como un género per se, sin embargo, más bien es un conjunto de características que definen una ambientación, una sensación, un mood. El término lo inventó el crítico Nino Frank viendo los elementos comunes de algunas películas que se estaban produciendo en Hollywood (y no sólo, pero sobre todo) en la era de la II Guerra Mundial.

Gloria Swandon - Sunset Boulevard - Billy Wilder - 1950
Gloria Swandon – Sunset Boulevard – Billy Wilder – 1950

Entonces, ¿cuáles son esos elementos que conforman esta estética tan particular? En general, y por lo que Nino Frank acuñó el término, es por la fotografía en blanco y negro con altos contrastes, iluminación en chiaroscuro y ángulos expresionistas (Fritz Lang es uno de los directores que importó esa visión expresionista alemana a Estados Unidos), donde vemos que predominan las sombras y las zonas de oscuridad. Las escenas se rodaban en interiores con una sola fuente de iluminación, ventanas con persianas haciendo juegos geométricos, creando una atmósfera altamente claustrofóbica. Los exteriores son, en su mayoría, paisajes urbanos filmados de noche, con muchas sombras, luces de neón combinadas con las luces de los coches que pasan, el asfalto mojado, la ciudad sin duda es un personaje constante, sea cual sea ésta ciudad: hemos visto Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Londres, París, Tokio y tantas otras).

femme fatale - Rita Hayworth (La Dama de Shangai - Orson Welles - 1947)
femme fatale – Rita Hayworth (La Dama de Shangai – Orson Welles – 1947)
Barbara Stanwyck en Double Indemnity (Billy Wilder, 1944)
femme fatale – Barbara Stanwyck en Double Indemnity (Billy Wilder, 1944)

En este tipo de películas se ven a menudo historias donde el personaje principal, normalmente un hombre cínico, obsesivo, desilusionado y alienado debe enfrentar situaciones que, en la mayor parte de las veces, conlleva un homicidio. No es una persona que busque el bien común, sólo busca su bienestar o su mera sobreviviencia. Su moralidad es dudosa, ya que no siente que haya importancia en estar ya sea de un lado o del otro de la legalidad. En muchos casos su perdición llega en forma de una mujer muy bella, la famosa femme fatale, que lo induce a actos que definirán su destino (muchas veces no es uno feliz). Y sí, en el noir percibimos toda la fuerza misógina de esa época donde la mujer no tiene escapatoria: o es una buena y dedicada ama de casa o es una pérfida que utiliza toda su sexualidad para perder a los hombres. Sin embargo nos encontramos con obras como The Big Heat donde se evidencia que la misma sociedad es misógina y cruel, dando a entender que, en realidad, las mujeres no tienen un verdadero espacio propio.

The Hard Boiled Detective
The Hard Boiled Detective

Lo que me gusta de los noir es el sentido deshumanizante que se percibe, puede ser que sea por la época de guerra y cuando prevalecía una gran pérdida de sentido. Se siente desde el inicio esa atmósfera opresiva, pesimista, fatalista y de extremo existencialismo. Inicias la película sabiendo que no terminará bien (y pensar que Hollywood se caracterizó por el happy ending) y en muy pocas ocasiones te contradicen. Sabes que los personajes están perdidos, que la sociedad en la que viven no le da lugar más que a la tragedia. Es el sentido triste y desesperanzador de la guerra.

film noir en Tokio
film noir en Tokyo

Creo que Hollywood llegó a su ápice en este período, entregándonos obras (muchas veces de bajo costo) con gran intensidad en manos de los más grandes directores que trabajaban en los estudios. Entre ellos destacan Billy Wilder, John Huston, Jules Dassin (aunque también trabajó en Europa realizando dos de las más grandes películas noir que he visto: Rififi y Night and the City), Fritz Lang, Orson Welles (quien creó deliciosas e intensas obras), Howard Hawks y claro está, Alfred Hitchock, entre otros. En Europa Jean Renoir, Marcel Carné, Carol Reed, Henry-Georges Clouzot, Jean-Pierre Melville impregnaron la visión de entre guerras, así como de la vivencia de la guerra y de la post-guerra. Claro, no puedo olvidar al gran Akira Kurosawa que nos dejó unas verdaderas joyas cinematográficas.

A manera de conclusión quería aclara que en realidad el término film noir no tiene límites definidos y que todavía está en debate cuáles son las características que lo componen. Más bien tiene que tener ese mood, tiene que sentirse como tal. Cuando vean una cinta de estas sólo disfrútenla y déjense llevar a ese mágico y escabroso mundo.

Aquí les dejo el enlace a la página de Wikipedia con la lista de los noir realizados a lo largo de la historia del cine.”